当前位置:首页 >> 文章资料库 >> 音乐百科

来听听那些叛逆的20世纪音乐

作者来源: 发布时间:2020-02-04

 


​20 世纪的音乐并非以“美”为最终诉求,它更接近“真”的溯源与寻找,就像勋伯格所言:“镜子里所照出的不是美的,但却是真实的”。

20 世纪的一百年对于西方音乐世界而言,是石破天惊的一百年。从 19 世纪末浪漫主义音乐开始走向尽头的那一刻起,年轻一代的作曲家们便走上了“叛逆”的道路。

自那时起,音乐语汇开始发生天翻地覆的变化。风格流派的创立与丛生,令人始料未及。而作曲家们对新音色的大胆探索,也叫人瞠目结舌。初听这一阶段的作品,许多人的第一反应便是:原来这也能叫做音乐啊!

今天就让我们一起回顾 20世纪那些叛逆的音乐。

1. 偶然音乐

偶然音乐的代表非约翰·凯奇莫属。他最奇葩作品《4分33秒》,堪称音乐史上石破天惊的一次创举。

整部作品中,约翰·凯奇不进行任何演奏行为,而是一直保持面无表情。尽管如此,乐谱还是分成了三个乐章。但是乐谱上没有音符,唯一标明的要求就是“Tacet”(沉默),总时长为4 分33 秒。

凯奇说了,该作品为任何种类的乐器以及任何数量的演奏员而作。

这个作品在 1952 年首演之时引起了极大的轰动,约翰·凯奇也从此名声大噪。据凯奇讲,《4分33秒》的创作灵感来源于他进入一个音响实验室之后——这间屋子能吸收近百分之百的声波,制造出无声环境,但他却听到了高、低两种声音。

声学家解释说它们来自人体,分属于神经系统和血液循环。由此凯奇认为“要打开我们的耳朵,必须好好地理解无声”。

作为偶然音乐的代表,凯奇的创举远不止这些,他好像要把音乐“玩坏了”一般,想出了各种无厘头的噱头来制造声音游戏。

他会在钢琴琴弦上摆放各种不同的物体,来改变乐器原有的音色。他还会跑到舞台上切菜,或者通过掷硬币、看星象等来决定乐曲中的音高、音长,有时他的创作更加接近行为艺术。

作曲家在写作时,有意放弃对音乐中某些参数(如音高、节奏、力度或结构)的主观控制,而采用一些客观的方式(如掷骰子、抛硬币、翻扑克牌、算八卦、摆图形或由计算机程序给出的随机数据)来加以确定,或者交由演奏者在表演时作即兴的处理。

2. 序列主义和全面序列主义

序列音乐的代表非勋伯格莫属。做了凯奇两年老师的勋伯格,创用了十二音技法,彻底将调性原则瓦解,原有传统的“美”的音乐规则被打破。

自那之后飘摇的共性写作彻底瓦解,一个音符与下一个音符之间的关系,有了新的延展与存在方式。

作曲家有权利随意改变音乐的式样,乃至音色、媒介、结构等等一切要素。套用斯特拉文斯基的说法,音乐艺术进入了“自由的深渊,一种面对多元选择的恐惧”的时代。

序列主义又名十二音技法,其具体手法为:一个八度中的十二个半音被作曲家按个人意志自由排序,形成“序列”,这也是作品的母体元素。在全部12个音出现之前,任何音不得率先重复使用,同时还要避免调性感强烈的和弦音。

序列虽仍是整部作品的主题,但其内在的各个单音并不存在主次化差异,没有核心与辅助的差别,没有调性的导向感。

但仍有比这更加夸张的演进,那便是全面序列主义的发端。第一部真正意义上的代表作,即是法国作曲家梅西安于1949 年达姆施塔特讲习班上发表的《时值与力度的模式》。

他在当中使用了三个预先设定的音高序列,三组渐次递增的时值序列,还有七种力度和十二种出音法与每个音相对应,犹如魔方的拼凑组合,最终在绝对的控制中达到无法预先想象的音响效果。

十二音体系只是将音高单一元素做预先的设定,但全面序列则是将音乐的各个要素:节奏、力度、音色、结构等全部置于序列的严格控制之下,从一个又一个设定好的序列中引申出音乐的织体与结构,从而彻彻底底摆脱传统音乐观念的束缚。

3. 音色音乐

音色音乐的的代表作,非波兰作曲家潘德列茨基的《广岛受难者的挽歌》莫属。尽管这部作品如今看来并无太多叛逆之处,不过却是当时作曲家探索新音色的代表作,是音色音乐里程碑式的作品。

《广岛受难者的挽歌》为 52 件弦乐器而作。这在当时为如此庞大数量的同质音色乐器(其中包括24 把小提琴、10 把中提琴、10 把大提琴和 8 把低音提琴)进行创作,确是十分鲜见的。

作曲家采用音块的写法,不同声部相差半音或四分之一音,密集地形成一些声音的条带。乐曲没有节拍,没有传统意义上的和声与旋律,相互混杂又彼此淹没,细密地交织和纠缠,形成毫不悦耳的“音层”。

此外,作曲家还开发了诸多新颖的演奏技法,譬如在琴身的不同位置演奏(靠近琴马、靠近指板、琴马之上、琴马与系弦柱之间等),都会产生不同的音色,它们之间的差异细小但各异,甚是有趣。

许多人说作品描绘的是二战时日本广岛的战争场面,譬如弦乐器尖锐的叫嚣是警报汽笛声,宣告灾难的逼近,乐队全奏而发代表飞机大炮的轰鸣等。

但事实上,乐曲的原标题只是《为 52 件弦乐器而作》,后来波兰国家管弦乐团赴日演出这首作品,才又加上了《广岛受难者的挽歌》这个名称。至于是否应当以画面性的联觉方式来欣赏此作,还是见仁见智。不过许多人在聆听时都会有一些生理上的抵触,觉得无法接受。

尽管音色音乐并没有形成统一的流派称谓(也有人将这种风格称为“音色旋律”),但其影响比序列音乐更加深远。其技法主要表现为音乐的音响结构成为作曲家关注的焦点,他们使用新的乐器或新的发声手段,发掘传统乐器新的表现力,创新十足。

4. 微复调

微复调这种技法在匈牙利作曲家利盖蒂手下得到了充分的发挥。而他最具代表的作品就是《100个节拍器交响诗》。

顾名思义这是为 100 个节拍器写作的,它们被设置上不同速度,放置在设计好的位置上,用工具一扫而过,极短的时间里不同速度的声部依次进入,听似无序的声音瞬间爆发。

每个机器都在各自的节奏中发出精准缜密的机械声,这也是作曲家微复调创作理念的彰显,在节拍器一个个逐渐停止摆动后,声音逐层消解逝去。

利盖蒂本人曾经这样解释:“微复调是把每一个单独的音响事件,潜藏在模糊的复调网中了。这个织体如此的稠密,以至于每一个单独的声部本身已不再被听得到,而人们能够感觉到的只是作为高一层次的整个织体。

5. 电子音乐


德国作曲家斯托克豪森是电子音乐的代表人物之一。他在一生的创作中涉猎过多种音乐流派,如前面所提及的序列音乐、偶然音乐等各个领域他都有所建树。

斯托克豪森的手法繁多,似乎总在为每一部新作品寻求崭新的表现方法,譬如《直升机弦乐四重奏》这部作品,体现了作曲家在展现“时间”维度的同时,注重提升“空间”维度,使二者共置的音乐思维。


四位演奏员分别乘坐四架飞翔在空中的直升飞机里演奏,他们听不到彼此的声音,乐声与机器的轰鸣声交织在一起,声响随后被传送回调音台进行混音,然后展现给现场的乐迷。“空间”维度的观念完全不局限于传统的音乐表演舞台,而是最大限度地扩展到其他生活空间之中。

一言以蔽之,20世纪的音乐并非以“美”为最终诉求,它更接近“真”的溯源与寻找。就像勋伯格所言:“镜子里所照出的不是美的,但却是真实的”。


不过,我国当代作曲家杨立青先生也说过:20世纪音乐,作为一种纯粹声音的直觉体验,一种原始的发自内心的冲动,不与之前的任何经验重合。声音本体所激发的美,这也是一种‘美。








 
版权声明:来源于古典音乐家网的作品(文字、图片、音频、视频),未经古典音乐家网授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经过古典音乐家网书面授权的本网内容,在使用时必须注明“来源:古典音乐家网”。违反上述声明的,古典音乐家网将追究其相关法律责任。

相关文章

  • ·【音乐百科】学习小提琴应该掌握的一些知识,..
  • ·【音乐百科】脉络的承接—关于贝多芬第一、第..
  • ·【音乐百科】脉络的承接—关于贝多芬第一、第..
  • ·【音乐百科】脉络的承接—关于贝多芬第一、第..
  • ·【音乐百科】说一说世界最著名的古典音乐家作..
  • ·【音乐百科】唱歌时如何正确的“咬”字?速度..